lunes, 9 de septiembre de 2013

Ensayo: Beneficios de la música en el rendimiento escolar


Introducción
            El sistema educativo chileno se encuentra en una situación preocupante en cuanto a la desvalorización del desarrollo del área artística musical. Las asignaturas científico-matemáticas y de lenguaje y comunicación son la prioridad en el currículo nacional y la sociedad. Los resultados en torno a estas áreas de desarrollo determinan el grado de éxito y rendimiento escolar de los alumnos.
            Sin embargo, la Educación Musical significa un beneficio importante para el rendimiento escolar. La presencia de la música en el crecimiento vital de los niños tiene implicancias positivas en diversos ámbitos, especialmente en los planos cognitivo, social y emocional, por lo que constituye un medio ideal para el aprendizaje de habilidades de resolución de problemas. Restarle importancia a esta disciplina sería un perjuicio al logro del máximo desarrollo integral que pueden alcanzar los niños.
Desarrollo
            En el plano cognitivo, las ciencias, matemáticas y lenguaje son disciplinas cuyo aprendizaje implica, principalmente, la especialización del hemisferio izquierdo cerebral. En palabras de José Cotto (2009) este hemisferio controla el lenguaje, el pensamiento numérico y analítico. A partir de este supuesto, se puede afirmar que, al igual que en el escenario nacional,  “(…) la cultura occidental ha priorizado desde siempre los aprendizajes relacionados con el hemisferio izquierdo con un desmesurado interés por todo lo analítico y lineal […] y por desprestigiar el desarrollo de la creatividad frente a otras áreas más técnicas” (Pascual, 2002, p.29). Por tanto, se ha desplazado la estimulación del hemisferio derecho, el cual involucra habilidades artísticas y musicales (Cotto, 2009).
            Debido a estas prácticas se está poniendo en una situación desfavorable el funcionamiento cognitivo equilibrado de los dos hemisferios. Frente a esto, la Educación Musical aparece como una oportunidad para impulsar el desarrollo tanto del hemisferio izquierdo como el derecho. Aunque, en general, se relacione la música con el hemisferio derecho exclusivamente – improvisación, creatividad, percepción, emoción musical, entre otras - la intensificación de su trabajo provoca una participación crucial del razonamiento lingüístico y lógico-matemático, además de estructurar el razonamiento y la forma de trabajar (Casas, 2001). De esta manera, los procesos de creación, ejecución o audición de una obra musical benefician el equilibrio cognitivo.
            En cuanto a lo social, la Educación Musical, especialmente la práctica de conjunto instrumental o vocal, se presentan como una oportunidad que “favorece la cooperación grupal y la integración del niño/a en un grupo en el que todos los miembros son igual de importantes en la consecución de un fin común” (Pascual, 2002, p. 266). Los vínculos sociales que se establecen a través del trabajo en equipo dan a los niños un sentido de pertenencia en un grupo con el cual comparten los mismos desafíos y motivaciones. Esta pertenencia genera un ambiente de confianza que incentiva la participación activa en la toma de decisiones y el deseo de compartir las capacidades y logros individuales: “Trabajar en equipo constituye una oportunidad de crecimiento personal y un verdadero triunfo social que facilita la superación individual ayudando a los demás mediante la capacidad de entrega, de integración y tolerancia” (Arriagada, s/f, p.1).
            La música propicia espacios de encuentro con el otro, espacios de socialización:  
            (…) los beneficios de enseñar a los niños/as a ser sociables son inmensos, y esto             se ve reflejado en lo inmediato y a largo plazo, para ellos/as el mundo es mucho         mejor. Podrán comunicarse adecuadamente y se hacen entender, les es más fácil   resolver los conflictos interpersonales, les ayuda a adaptarse a los cambios, son      más seguros de sí mismos (Fernández, 2011, p.1).
            Por otra parte, al ser capaces de comunicarse de manera adecuada, se aprende a crear en conjunto, valorando los aportes de los demás y respetando normas sociales, como por ejemplo la escucha atenta a las distintas opiniones. Además, se desarrolla un sentido de responsabilidad frente a un trabajo colaborativo y una postura crítica respecto de lo que se hace, trabajando así el pensamiento reflexivo y la metacognición. La música, por lo tanto, se constituye como un espacio de mejora en el desempeño escolar al permitir el aprendizaje del trabajo con los pares, aspecto necesario en todas las disciplinas presentes en la escuela.
            En lo emocional son muchos los factores que se desarrollan gracias a la  Educación Musical. En primer lugar, la creación musical implica, entre otras cosas, el descubrimiento y la expresión de emociones: “Tantas mayores oportunidades existan para la propia expresión y la exploración de posibilidades, mayor será el potencial para la formación de sí mismo” (Garretson, 1980, p.3). Por lo tanto, será también esta formación personal la que proporcione herramientas emocionales para desenvolverse en las diversas situaciones escolares y lograr así un mejor rendimiento.
            En segundo lugar, la Educación Musical contribuye a la autoestima física, en cuanto a la valoración de las propias destrezas, a la social fortaleciendo el trabajo cooperativo y respeto, la académica, ya que hace sentir al niño privilegiado por sus habilidades y capaz de potenciarlas, y por último, a la autoestima ética, practicando la responsabilidad y sabiéndose capaz de cumplir sus compromisos y percibiéndose con más virtudes que defectos (Casas, 2001). Esta autoestima conlleva a una mejora en el autoconcepto, lo que permite enfrentarse con confianza y seguridad a la escuela, visualizando sus actos y decisiones con un resultado exitoso.
            Por último, la práctica musical, ya sea coral o instrumental, requiere de una constancia en la ejercitación y una tolerancia a la frustración que permiten, al igual que la expresión de emociones y la mejora en la autoestima, una predisposición positiva ante el logro de objetivos y el reconocerse a sí mismo como capaz de triunfar en los distintos desafíos con los que se encuentre a lo largo de la etapa escolar, a pesar de todos los obstáculos que se le opongan: “Los niños logran más cuando se los estimula a pensar de una manera positiva en sus habilidades y logros, consiguiendo al mismo tiempo un mayor desarrollo” (Mills, 1997, p.23).
Conclusiones
            Los docentes en Chile, ante un panorama nacional  en el que se ha desvalorizado en gran medida la enseñanza de la música, deben tomar un rol activo en el desarrollo de las horas de Educación Musical disponibles en la escuela que haga frente a esta problemática. Para esto, deben ser conscientes de los beneficios de la Educación Musical, y así generar espacios de oportunidades, caracterizados por la creación, ejecución y audición con énfasis en la libertad, exploración y expresión personal. Sin embargo, “esto no significa dispersión y relajo, en lo absoluto. En todo trabajo creativo hay esfuerzo de por medio y mucho rigor (…) en arte se nos permite sólo un gesto libre; todo lo demás es disciplina” (Guerrero, 2009, p.12). Está en los docentes instaurar esta disciplina, resignificando la importancia de la música, dándole valor a su presencia en la escuela.
            A modo de conclusión, la Educación Musical significa un beneficio importante para el rendimiento escolar, a medida que logra un equilibrio cognitivo gracias a la estimulación de los dos hemisferios cerebrales, que proporciona espacios de encuentro y trabajo colaborativo e implica una oportunidad para la expresión de emociones, la mejora en el autoconcepto y en la perseverancia, todas herramientas que deberían ser entregadas por la escuela para un desarrollo íntegro en cada uno de los alumnos.
 
 
 
 
 
 
Bibliografía
Arriagada, G. (s/f). Liderazgo y trabajo en equipo. Recuperado el 4 de Septiembre del 2011, de: http://www.revistamarina.cl/revistas/2002/3/arriagada.pdf
Casas, M. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música? Colombia: Editorial Colombia Médica.
Cotto, J. (2009). El aprendizaje del cerebro y la educación preescolar: Tesina sometida como requisito para el grado de maestría en administración de centros preescolares. Universidad Metropolitana. Recuperado el 4 de Septiembre del 2011, de: http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/Adm_Sup_Centros_Pre/JCottoRivera.062309.pdf
Fernández, V. (2011). Importancia de la socialización en los niños y niñas. Recuperado el 4 de Septiembre del 2011, de: http://www.educando.edu.do/articulos/familia/importancia-de-la-socializacin-en-los-nios-y-nias/
Garretson, R. (1980). La música en el plan de estudios de la escuela moderna: La música en la educación infantil. España: Diana.
Guerrero, L. (2009). Cómo y por qué enseñar música a los niños pequeños. Lima, Perú.
Mills, J. (1997). La música en la enseñanza básica: Los profesores de enseñanza básica y la música. Chile: Andrés Bello.
Pascual, P. (2002). Didáctica de la música para Primaria: El niño sujeto de la Educación Musical. Desarrollo evolutivo en relación con la Educación Musical.  España: Pearson.
Pascual, P. (2002). Didáctica de la música para Primaria: Los instrumentos. España: Pearson.

jueves, 5 de septiembre de 2013

Ficha bibliográfica X

1.       Datos del texto

- Título: Didáctica de la Música para Primaria

- Autor: Pilar Pascual

- Año: 2002

- Editorial: Pearson/Prentice Hall

- Capítulo: El método Dalcroze


2.       Contenido

El método Dalcroze fue creado por Emile Jacquez Dalcroze, y se desarrolló a partir de la primera guerra mundial. Continúa vigente hasta el día de hoy gracias, en parte, a la flexibilidad a los distintos campos educativos.

Los elementos principales del método son el ritmo, el movimiento y la danza. A esto se le denomina Gimnasia Rítmica, la cual vincula la mente con el cuerpo, estableciendo una relación entre el sonido, el pensamiento y el sentimiento. Por otra parte, la Gimnasia Rítmica favorece la motricidad y la expresión, incentiva el autoconocimiento del cuerpo como instrumento de percusión rítmica.

Dalcroze encontró ciertas carencias en la educación musical que lo impulsaron a crear este innovador método. Estas son la falta de procedimientos pedagógicos que desarrollasen la capacidad auditiva y los sentidos melódico, tonal y armónico, la arritmia musical (“falta de coordinación entre la concepción de movimiento y su realización”) y las dificultades en la motricidad.

La rítmica es “una educación del sentido rítmico-muscular del cuerpo para regular la coordinación del movimiento con el ritmo” (Pascual, 2002, p.104). Trabaja de manera simultánea la atención, la inteligencia y la sensibilidad. Entre sus objetivos se encuentran la toma de consciencia de las fuerzas del propio cuerpo, la flexibilidad, el equilibrio y el sentido intuitivo de los espacios.

En cuanto a la educación del oído, Dalcroze propone “crear la audición interior, estimular la lectura a primera vista, y trabajar la notación y la teoría musical” (Pascual, 2002, p.112). En cuanto a la lectura, se propone una notación espontánea por parte de los alumnos para luego ir distinguiendo los diferentes valores de las notas. Además, durante el solfeo se trabaja la marcha, la inhibición del movimiento y la discriminación de timbres.

Respecto de los materiales utilizados en este método, el más sobresaliente es el piano. Mediante su ritmo se pueden ir improvisando ejercicios a los alumnos. Además se encuentran otros instrumentos como la flauta dulce e instrumentos de percusión, materiales de psicomotricidad y grabaciones musicales.


3.       Comentario

Bernardita: El método Dalcroze supone un mayor compromiso del cuerpo en la educación musical. Personalmente, considero que esto es bastante positivo, ya que integra la música con el movimiento, elemento central del desarrollo en un niño. Es decir, los niños cuando están en su etapa de crecimiento, tienden a mantenerse en movimiento. Les gusta jugar y realizar actividades que comprometan su cuerpo, por lo que un método que incluya esto y la música me parece muy asertivo para incentivar la pasión por el ritmo y la melodía.

Gabriele: Tal como afirma Bernardita, el método Dalcroze, permite satisfacer la necesidad de los niños en educación primaria de moverse y utilizar sus energías. Además, responde a la importancia de la interdisciplinariedad, es decir, del trabajo en colaboración con otras asignaturas como por ejemplo, Educación Física, área en donde también se enfatiza la expresión corporal y el autoconocimiento del cuerpo. 


4.       Video

miércoles, 28 de agosto de 2013

Ficha bibliográfica IX

1.       Datos del texto


- Título: Didáctica de la Música para Primaria

- Autor: Pilar Pascual

- Año: 2002

- Editorial: Pearson/Prentice Hall

- Capítulo: El método Kodály

2.       Contenido

El método creado por Zoltán Kodály, músico de nacionalidad húngara, busca la inclusión de la música popular en la escuela y el descubrimiento de la importancia del folklore. Para Kodály, la música tradicional debe ser la lengua materna musical de los niños y por esta razón la educación musical debe comenzar por el estudio de este tipo de música. El instrumento principal del método es la voz, es decir, el canto es la base de la actividad musical y mediante su práctica se desarrollan tanto el cuerpo como la mente del niño.

En la escuela Primaria ya se conocen canciones de oído y los primeros elementos musicales, por lo que se aprende la lectura y escritura musicales con los correspondientes nombres alfabéticos, a cantar en varias voces, entre otros. Dentro del método Kodály se considera que la música la enseña el maestro especializado.


-          Solfeo silábico: el profesor asigna varias posiciones del do sobre el pentagrama para indicar la primera nota de una melodía o de un ejercicio. Las sílabas métricas son empleadas para la interiorización de los patrones rítmicos de la canción, los dictados rítmicos y la lectura musical.

-          Solfeo absoluto: capacidad de cantar cualquier melodía en su clave correspondiente sea cual fuese su sistema modal, tonal o atonal. Es decir, sitúa las notas siempre en el mismo lugar independientemente de los cambios de tonalidad. La nomenclatura corresponde a: A, B, C, D, E, F, G.

-          Solfeo relativo: todas las escalas mayores y menores tienen el mismo orden de todos los tonos y semitonos. El do es movible, por lo tanto, los diferentes grados de la escala se denominan con sus nombres latinos (la, ti, do, re, mi, fa, so). En pocas palabras, el sistema relativo cambia las notas de lugar dependiendo de la tonalidad.

El solfeo relativo es el que va a constituir uno de los grandes pilares del método propuesto por Kodály. Por lo tanto, los niños se van a fijar en la distancia interválica dibujada en el pentagrama (sin clave fija) y en la entonación correspondiente. Una vez que las distancias interválicas son asimiladas se aborda el nombre absoluto de las notas.

Fononimia

-          Para el conocimiento del pentagrama y los sonidos relativos, en el método Kodály se utiliza la fononimia. Este es un sistema en donde se utilizan las manos para representar las líneas, espacios y notas en el pentagrama y como un sistema de canto en el que se puede leer mediante signos manuales y no solo de forma escrita. El alumno al ver el gesto de la mano del profesor, emite el sonido correspondiente a esa nota y memoriza los intervalos que se dan en las relaciones entre varios sonidos.

 

La meta final del método consiste en que los niños conozcan el lenguaje musical mediante la escucha, todo debe ser aprendido de oído. Para esto se realizan actividades de improvisación, cantos a dos o varias voces, cantos polifónicos, reconocer diferentes alturas en los tipos de voz. Sin embargo, también se realizan actividades de lectoescritura, mediante cartones de papel pautado, notas magnéticas y dictados musicales, entre otros.

Por último y debido a su marcado carácter nacional, el método requiere que para ser aplicado en diversos países se realice un esfuerzo de adaptación al folklore autóctono.

3.       Comentario

Bernardita: En el método Kodály se contempla la participación activa por parte del niño como la base del aprendizaje de la música. Sin exploración no se llega a un aprendizaje ideal. Este supuesto me parece muy asertivo, ya que considerar un aprendizaje de la música por descubrimiento es la mejor manera de incentivar el gusto por esta. Si se impusiera una sola forma de aprender, aquellos que tienen menos habilidades se verían en una notable desventaja respecto de aquellos que tienen más, provocando una desmotivación por parte del alumnado.
Por otra parte, destaco el hecho de que el método Kodály integre el folklore a la enseñanza musical. De esta manera, no solo se trabaja el canto y la práctica de instrumentos, si no también se crea un sentimiento de pertenencia de los niños a su comunidad, estableciendo vínculos afectivos con su cultura por medio de la música. 
 

Gabriele: El método Kodály logra incorporar el aprendizaje mediante la audición, el aprendizaje visual y además el aprendizaje de la música mediante la escritura, abarcando así los diferentes estilos de adquisición de conocimiento presentes en la sala de clases, dándoles la oportunidad a todos los niños de aprender música de una manera significativa.
Además, considero muy importante el énfasis otorgado a la música folklórica y popular como el lenguaje materno de los alumnos con la intensión de mejorar la cultura musical de cada país, instaurando el gusto por la música y la participación en diferentes eventos de expresión musical.  

4.       Video

El método Kodály: http://www.youtube.com/watch?v=uddf_dUPKdM

lunes, 26 de agosto de 2013

Ficha bibliográfica VIII

1.       Datos del texto


- Título: Didáctica de la Música para primaria

- Autor: Pilar Pascual

- Año: 2002

- Editorial: Pearson/ Prentice Hall

- Capítulo: El método Orff


2.       Contenido

Carl Orff plantea una metodología para la enseñanza musical en los niños que se basa en la participación activa por parte de estos, interpretando y creando música. Los pilares de su pedagogía son: el lenguaje, el sonido y el movimiento.

En el método Orff se proponen una serie de sugerencias y materiales didácticos aplicables a todos los niveles escolares con el fin de desarrollar en los niños el sentido rítmico:

-          Se considera el cuerpo como instrumento, lo que permite una educación del ritmo mediante gestos sonoros producidos por los movimientos del niño.

-          Se emplea el lenguaje y las palabras para acceder al ritmo.

-          Se trabaja la melodía a partir de canciones populares, relacionándola con los patrones rítmicos mediante el acompañamiento de la voz y de los instrumentos, llegando a emplear la escala pentatónica para la lectura de la notación musical.

-          Se trabajan las formas musicales como el eco (repetición de fragmentos de manera inmediata), el ostinato (fragmentos que se repiten y sirven de acompañamiento rítmico o melódico) y el canon (composición polifónica por imitación).

-          Estimulación de la creatividad mediante la improvisación musical que incluya palabras e instrumentos musicales y corporales. La improvisación puede ser rítmica, melódica o armónica.

Carl Orff es reconocido por la gran influencia que ha tenido en variados centros educativos a lo largo de todo el mundo, especialmente por la creación de su material didáctico. Los instrumentos de este método: “se crearon y eligieron por su facilidad para ser tocados por los niños, sus agradables colores y timbres, y por la versatilidad para expresar ideas musicales, estimular la danza y la improvisación” (Pascual, 2002, p.223).  Se clasifican en tres grupos:

a)      Pequeña percusión (no afinada):

-          Metal: Platillos, crótalos, cascabeles, triángulo, maracas, gong.

-          Madera: Caja china, castañuelas, claves, temple block.

-          Membrana: Tambor, timbales, pandero, bongós.

b)      De láminas o placas (afinado):

-          Metal: Metalófono, carrillón.

-          Madera: Xilófono.

c)       De viento:

-          Flauta dulce.

d)      De cuerda:

-          Guitarra, violonchelo, viola de gamba.


3.       Comentario personal

Bernardita: El método Orff me parece un acierto para la educación musical, ya que contempla todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Propone sugerencias y a la vez un material didáctico atractivo y estimulante para el aprendizaje de la música. Por otro lado, considero fundamental la idea de participación activa por parte del alumno, puesto que la mejor forma de aprender música es haciendo música, interpretando y creando.

Gabriele: como futuros profesores de pedagogía básica no especializados en la asignatura de música, el método Orff constituye una guía que nos permite generar clases de educación musical adecuadas para un aprendizaje significativo en los niños, considerando sus capacidades e intereses para estimular su creatividad.

4.       Video

Ficha bibliográfica VII

1.       Datos del texto

- Título: Didáctica de la Música para primaria

- Autor: Pilar Pascual

- Año: 2002

- Editorial: Pearson/Prentice Hall

- Capítulo: Los instrumentos
 
2.       Contenido

“Un instrumento musical es cualquier medio de producir sonidos que sean considerados música por la persona que los produzca” (Randel en Pascual, 2002)

Los instrumentos musicales

Basado en la estructura, el material con el cual está construido el instrumento y el método mediante el cual producen el sonido, los instrumentos se clasifican en: cordófonos (vibración de una cuerda tensa), aerófonos (vibración del aire en una columna) y de percusión (vibración de un cuerpo al golpearse sobre otro), los que al mismo tiempo se clasifican en  membranófonos, idiófonos y electrófonos.

Existen también, categorías para las agrupaciones instrumentales. Estas agrupaciones se realizan según el tipo de instrumento y la música que interpretan. La primera agrupación es la Orquesta de cámara, una orquesta pequeña, de veinte a veinticinco instrumentistas. Luego encontramos la Orquesta sinfónica, la que es integrada por unos cien instrumentos que incluyen instrumentos de cuerda (mayoría), viento y percusión. Una tercera agrupación es el cuarteto de cuerda que involucra al violín, viola, violonchelo y contrabajo. El quinteto es la siguiente categoría. Existen quintetos de viento, de metal y de cuerda. También encontramos la banda (instrumentos de viento y percusión) y la banda de jazz (saxofón, contrabajo, piano, trompeta, trombón, percusión) y por último la banda de rock y/o pop (teclados, guitarra eléctrica, bajo electrónico, batería).

Es importante, además, recordar los instrumentos populares los cuales se clasifican según su fuente y lugar de origen. Algunos ejemplos son la balalaika en Rusia y el gong en Indonesia.

La práctica instrumental

Son muchos los beneficios que genera la educación instrumental. Además de desarrollar capacidades musicales, desarrolla capacidades psicomotoras y corporales. Tocar un instrumento genera hábitos posturales correctos, habilidad manual, desarrolla la percepción auditiva, trabaja la coordinación psicomotora, la sensibilidad,  el equilibro psicológico y propone un ocio creativo.



Los instrumentos en la educación primaria

En la educación primaria se considera como principal instrumento al cuerpo y la voz, sin embargo, también son utilizados los instrumentos de percusión,  debido a su simplicidad y sencillez de manejo; los instrumentos de láminas, los cuales trabajan la coordinación mano-ojo y la lateralidad; e instrumentos de tradición popular como la flauta dulce. Esta última tiene un carácter lúdico, estimula la creatividad, la respiración y en términos económicos es accesible.  Además, se debería trabajar con instrumentos de elaboración propia, principalmente, porque al ser el niño el protagonista del proceso de fabricación, comprende de mejor manera su mecanismo y la técnica para utilizarlos.

Es importante también, que los alumnos conozcan los instrumentos más usuales en el ámbito sinfónico, popular, moderno o de jazz, por ejemplo, mediante la audición de una orquesta en directo.

Criterios de selección de instrumentos

Para seleccionar aquellos instrumentos que son más adecuados para cada ciclo de la Educación Primaria, se deben considerar criterios pedagógicos como el de la progresión en el aprendizaje y el planteamiento del mismo en forma cíclica. Además, se deben tener en cuenta criterios específicamente musicales como por ejemplo, el nivel técnico-musical que condiciona el tipo de instrumento a utilizar y las actividades a realizar.  En tercer lugar, es importante tomar en cuenta los intereses de los niños (criterio psicológico) dependiendo en las edades y las características individuales de cada uno. Por último se debe considerar el tipo de pieza instrumental que se va a trabajar con el grupo.

Metodología y recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de una pieza instrumental

Lo más importante a considerar en el proceso de aprendizaje de una pieza instrumental es que la práctica de los instrumentos musicales sea una experiencia alegre y motivadora para los alumnos y el profesor.

Algunos procedimientos utilizados son la imitación, la lectura musical, la canción y la improvisación y creación en el aula.


3.       Comentario

Bernardita: La práctica instrumental se presenta como un gran desafío para la mayoría de los docentes. A pesar de que muchos no tengamos habilidades desarrolladas en algún instrumento, es necesario conocerlos y estar conscientes de los beneficios que entrega practicarlos. De esta manera, se hace posible estimular a los alumnos a que los conozcan también y a que se aventuren en el aprendizaje de un instrumento que les parezca atractivo. Para una enseñanza integrada, es muy positivo complementar los estudios con la música de manera interna y externa al colegio, por lo que la estimulación no debe ser solo dentro del aula, sino también a nivel familiar, para que se viva en cada casa el interés por la música y para que se entregue el apoyo necesario a los niños si deciden comenzar a practicar algún instrumento musical.

Gabriele: Tanto este texto, como otros leídos para la clase de didáctica de la música, indican la gran cantidad de beneficios que proporciona la práctica de un instrumento musical. Por esto, es importante conocer los criterios para la selección de los instrumentos más adecuados según el ciclo de educación en el que se encuentran los niños. Seleccionar los instrumentos de manera adecuada para el desarrollo de los alumnos permitirá que estos se familiaricen con instrumentos de menor complejidad a mayor complejidad de manera más amena evitando, ojalá, la frustración  que puede producir el aprendizaje si no va acorde con las habilidades desarrolladas por el estudiante hasta ese momento.

4.       Video

Discriminación auditiva


miércoles, 21 de agosto de 2013

Ficha bibliográfica VI


1. Datos del texto


- Título: Cómo y por qué enseñar música a los niños pequeños: La revolución creativa propuesta por Murray Schafer.

- Autor: Luis Guerrero Ortiz

- Año: 2009

- Editorial: No especifica

2. Contenido


Murray Schafer propone ideas pedagógicas que apuntan a la innovación en la enseñanza de la música. El autor del texto se basa en estas para poder responder a tres temas fundamentales:

La importancia de la música en la formación de los niños

La necesidad de aprender música es algo inherente a la naturaleza del ser humano. La educación musical recupera en los niños la capacidad de “reconocer y disfrutar los diversos sonidos de su entorno, los que existen y los que pueden producir, distinguiéndolos del ruido” (Guerrero, 2009, p.4). En respuesta a la sociedad actual, cargada de sonidos y velocidad, la enseñanza de la música permite que los niños puedan escucharse a sí mismos, conectarse con su interior.

Cómo enseñar música a los niños

En la actualidad, los aprendizajes se van acercando cada vez más a los de una cultura cofigurativa, donde “tanto los niños como adultos aprenden de sus pares” y a los de una cultura prefigurativa, donde “los adultos también aprenden de los niños” (Guerrero, 2009). Los aprendizajes dependen menos de la interacción con adultos, y esto radica en una mayor autonomía por parte de los niños. Desde esta perspectiva, Murray propone tres vías fundamentales para la educación musical:

- Descubrir el paisaje sonoro: “aprender a escuchar el mundo como si fuera una composición” (Guerrero, 2009, p.6). Presentar a los niños los sonidos que se encuentran en su entorno, que los aprecien críticamente y busquen maneras de intervenir en este.

- Descubrir el potencial de creación musical: “la música es sonido y no se puede aprender música prescindiendo de él” (Guerrero, 2009, p.9). Se debe fomentar continuamente la escucha y creación de la música, dejando de lado la enseñanza formal basada en la teoría y la técnica. El profesor tiene el rol de facilitador de aprendizaje, debe dejar que sus alumnos exploren y descubran.

- Unir la música con todas las artes: “debemos descubrir el factor unificador de todas las formas de arte para alcanzar una síntesis más elevada” (Guerrero, 2009, p.13). Desde una mirada integradora, se deben incluir todas las disciplinas artísticas en la enseñanza de la música.

Demandas políticas en la actualidad respecto de la enseñanza de la música

A partir de las propuestas de Murray, resulta imprescindible establecer cambios en la enseñanza de la música. Se hace necesario integrar en el aula la dimensión personal y afectiva de los niños, el desarrollo creativo y el pensamiento divergente.

3. Comentario personal

Bernardita: Personalmente, considero que las propuestas de Murray Schafer son muy asertivas al momento de considerar la música como un arte que permite a las personas conectarse con un interior. Me parece fundamental la idea de que para aprender música se debe escuchar y crear música, dejando libertad a los niños para explorar y descubrir sus propias capacidades e intereses. Sin embargo, también creo que es importante la enseñanza más formal de la música, ya que el conocimiento de la música permite un conocimiento de la cultura en la cual los niños se desenvuelven, lo que incentiva una mayor conexión con los demás y su entorno.

Gabriele: Tanto en el texto de Murray Schafer, como en el de otros autores que escriben acerca la enseñanza de la música, se enfatiza la importancia de que esta se aprenda haciendo, es decir, que para aprender música hay que escuchar, crear, tocar, hacer ruido, entre otras actividades. Sin embargo, muchas veces esto se interpreta como que la clase de música es un momento en que cada alumno puede hacer lo que quiera sin una orientación que permita una enseñanza significativa. Por esto es importante que, en palabas de Schafer, la clase no sea dispersión y relajo, sino que debe haber un trabajo acompañado de esfuerzo y rigor. En otras palabras, debe existir  disciplina -entendida como un orden productivo- para generar un trabajo creativo y valioso para el crecimiento de los alumnos.
 
4. Video

La música como medio para conectarse con el interior: http://www.youtube.com/watch?v=hSfA-Zeo-Lw

martes, 20 de agosto de 2013

Ficha bibliográfica V

1.       Datos del texto

- Título: Didáctica de la música para primaria

- Autor: Pilar Pascual

- Año: 2002

- Editorial: Educación Pearson

- Capítulo: El niño, sujeto de la educación musical. Desarrollo evolutivo en relación con la educación musical.
2.       Contenido

La psicología aplicada a la música

Para potenciar las capacidades de los estudiantes es necesario conocer la psicología del niño. La psicología de la conducta musical estudia los procesos mentales que se ponen en juego al escuchar o interpretar música. Los principales puntos de interés investigados son: la importancia del sentido rítmico  en el desarrollo, observado mediante la expresión corporal; la medida de las aptitudes musicales y como estas se adquieren y desarrollan; música y su relación con las inteligencias; música y cómo esta hace funcionar el cerebro; la importancia de la memoria y la existencia de diferencias según el sexo.

Desarrollo de las capacidades musicales

Si bien existe una organización del desarrollo evolutivo de la educación musical en etapas, es importante saber que estas son todas orientativas y sujetas a numerosas variables. Por esto, es más importante poner atención a su secuenciación más que a su temporalización.

Ciclo I de educación infantil (o a 3 años): a los 18 meses el bebe reacciona de manera rítmica a la música moviendo su cuerpo. A los dos años predomina el canto, la acción de percutir y moverse, y acercándose más a los tres años ya distinguen la música del ruido. Es importante generar una atmosfera musical debido a que en esta etapa se imitan las actitudes del entorno.

Ciclo II de educación infantil (3 a 6 años): en esta etapa los niños se encuentran en la edad de los porqués y se logran expresar mediante el lenguaje oral, corporal y musical. El esquema corporal está prácticamente consolidado y los aprendizajes se realizan a través de la acción por lo que es importante proporcionarles nuevas experiencias, interacciones, espacios y materiales. En cuanto a las capacidades musicales, específicamente, los niños a los tres años de edad tienen mayor precisión, control y sincronización de la motricidad. Son capaces de captar pequeños fragmentos de música y reconocen varias melodías simples. A los cuatro años les gusta cantar para otras personas e incluso pueden inventar pequeñas canciones. Un año después tienen un gran número de canciones en su repertorio.

Ciclo I de la educación primaria (6 a 8 años): En esta etapa se favorece el inicio de relaciones de cooperación grupal  y uno de los ejes de motivación es el éxito. En cuanto a la expresión, aumenta la amplitud de tonos vocales, se pueden interpretar y reconocer las duraciones de las figuras y les gusta la interpretación de instrumentos de percusión escolar.

Ciclo II de educación primaria (8 a 10 años): De los ocho a los diez años existe una motivación por socializar y participar en actividades de cooperación. Los alumnos son más consientes de sus posibilidades y capacidades por lo que la autoestima está en desarrollo. En esta etapa se presenta un pensamiento más lógico y realista, y se completa el desarrollo neurológico por lo que se comienzan a practicar instrumentos escolares que requieren de mayor coordinación y precisión.

Ciclo III de educación primaria (10 a 12 años): En este tercer ciclo de la educación primaria influyen, en gran medida, los amigos y la música que se escucha en la radio y la televisión. Se desarrollan las actitudes y comportamientos cooperativos con los pares y al mismo tiempo hay inestabilidad emocional afectiva. Despierta la curiosidad y observación por lo que crece la búsqueda de diferentes géneros musicales
3.       Comentario

Bernardita: La música debe desarrollarse desde los primeros días de vida, dentro del útero materno. Es fundamental estimular su aprendizaje durante todas las etapas del desarrollo. Para esto, parece imprescindible que los docentes sean capaces de buscar maneras creativas y motivantes para estimular la música en sus alumnos, sea cual sea la edad que tengan, siendo conscientes del estadio de desarrollo en el que se encuentren, considerando sus intereses y necesidades individuales. Se presenta como un desafío conocer las aptitudes de cada uno, apoyar a quienes les cueste más y dar la oportunidad a todos de conocer y desarrollar habilidades musicales.

Gabriele: Si bien las etapas del desarrollo musical expuestas dependen de muchas variables, constituyen una guía importante para orientar la acción pedagógica. Ser consientes de las etapas de desarrollo nos permite identificar dificultades en los niños y tomar decisiones que los vayan acercando al máximo de sus capacidades.
4.       Video

Reacción rítmica